mercoledì 13 aprile 2016

Il pittore e il musicista: Giorgio Morandi e Thelonious Monk



Cos'hanno in comune due artisti apparentemente diversi come l’olandese Piet Mondrian  e il bolognese Giorgio Morandi? L'ammirazione per un musicista jazz, uno dei più grandi, Thelonious Monk.
Della passione di Mondrian per il ballo, il  jazz e per Monk in particolare, ho scritto qui,
Per quanto riguarda Giorgio Morandi ricopio, invece, un articolo pubblicato nel marzo del 2012 che ho trovato recentemente riproposto su Facebook.
Vi si riporta una lettera di Morandi scritta a Thelonious Monk dopo averlo ascoltato in un concerto al Teatro Lirico di Milano il 21 aprile del 1961.
Come illustrazione ho scelto un "Paesaggio" eseguito da Morandi  nel 1962 (olio su tela  cm 30x35) e ora conservato al Museo Morandi presso la Galleria d'arte moderna di Bologna (Mambo).
Non ho certezza che sia il dipinto di cui si parla nel testo, così come non ho certezza dell'autenticità della lettera.
In ogni caso, la suggestione delle parole è davvero profonda, soprattutto se la lettura è accompagnata, in sottofondo, dal pianoforte di Thelonious Monk (il link è qui)




Ed ecco l'articolo che ho copiato da qui:

"Il 21 aprile 1961 Thelonious Monk si esibisce in un concerto al teatro Lirico d Milano.Per una fortunata coincidenza in platea siede Giorgio Morandi. 
Nasce così questa lettera che un altro artista e bibliofilo, Flavio De Marco, ha trovato frugando tra vecchie carte, ricordi e passioni incrociate. 
Ve la riproponiamo come lui ce l’ha mandata, aggiungendo di sua iniziativa alcune note preziose per comprendere la felice casualità di quell'incontro a distanza. Buona lettura!

Caro Thelonious Monk,
ho avuto occasione di ascoltarla la notte scorsa (1), grazie ad una fortunata coincidenza del tutto inaspettata. Mi trovavo a Milano per visionare alcune incisioni, destinate ad una prossima esposizione in Germania (2), e sono rimasto ospite da un amico che mi ha inviato al suo concerto. 
Nonostante la mia limitata conoscenza di questo genere di musica, sono rimasto colpito dal suo timbro musicale, così preciso e disarticolato allo stesso tempo, in grado di generare una melodia che ricorda la forma solida e granitica delle rocce del mio Appennino. 
Sedevo piuttosto vicino al palco, e ho ancora impresso il movimento delle sue dita tese come bacchette sulla tastiera, che invece di muoversi velocemente scolpivano il ritmo con un’economia di note sorprendente.

Ma le ragioni di questa lettera provengono da alcuni interrogativi recenti, a cui la sua musica, con modalità a me sconosciute, sembra rispondere. 
La ricerca artistica genera sempre domande a cui, in alcuni casi, soltanto l’autore può dare risposta, e quando questa risposta non si genera dall'interno del proprio linguaggio, l'ascolto di ieri mi conferma che può giungere dall'esterno, quando l’espressione artistica possiede la medesima forza. 
Le scrivo a riguardo una confidenza di quelle che si fanno ad una persona sconosciuta che, in un particolare momento della propria vita, si percepisce come un amico di vecchia data. Le spiego meglio. 
Da circa un mese lavoro, nella mia casa di Grizzana, ad una serie di paesaggi in cui cerco un nuovo rapporto spaziale e cromatico tra gli elementi della composizione (3). 
Così, per qualche giorno, ho installato il cavalletto nel giardino di fronte ai due alberi da cui si intravede nel retro uno scorcio della casa, costretto però a lasciare puntualmente la tela bianca dopo essermi arreso più volte. 

Ragionavo sull'esistenza di una determinata tecnica adatta a tradurre quello che volevo fare, ovvero trovare un segno in grado di esprimere il significato che attribuiamo ad una parola come pittura, o musica nel suo caso. 
Questa mattina, sul treno che mi riportava a Bologna, ho capito che questa domanda non ha mai ragione di essere formulata, poiché la tecnica è sempre un accadimento di una visione interiore, e dunque non esiste un modo di rappresentare le cose, soltanto un modo di sentirle, nella speranza poi che questo sentimento abbia un valore universale. 
Si pensa generalmente che dato il modello ne si può ottenere la forma, in un determinato stile piuttosto che in un altro, seguendo i suggerimenti che dispiega la storia che ci precede. Ma la tecnica è un incidente, mai un progetto, poiché è proprio il discorso artistico, quello più vero e profondo, che mette in crisi la relazione tra il nostro sguardo e la realtà di tutti i giorni, giocando d’anticipo sul pensiero dell’autore, e creando ogni volta un gesto "su misura”. 
In margine alla nuda realtà, all'evidenza delle cose oggettive, lo sguardo di un artista può permettersi un certo grado di miopia, spingendo il suo sguardo nello spazio in cui il mondo che già conosciamo possiede una seconda vita. Così ogni opera d’arte non è che la possibilità di avere altri occhi, di moltiplicare una realtà non più di fronte a noi, ma scavata nel nostro vissuto, nel nostro piccolo mondo di esseri umani. 
La sua musica, se mi permette signor Monk, mi sembra di questa qualità, in grado di cogliere l’essenza di un discorso musicale calato non tanto nella capacità dell’autore di dare dignità allo strumento, quanto piuttosto del servirsene per metterlo da parte, lasciando il suono come unico protagonista della scena. 
Una stessa essenza che si rinnova nella forma, come in Bach o in Mozart, la cui arte è quella degli antichi di sempre, quella che scavalca civiltà e storia, attraverso un’utopia, tutta squisitamente umana, di dare un peso alla breve vita di un uomo. 
Con rinnovata stima e gratitudine

Suo Giorgio Morandi





1) Thelonious Monk Quartet, Teatro Lirico di Milano, 21 aprile 1961. (Thelonious Monk, piano; Charlie Rouse, sax tenore; John Ore, contrabbasso; Frankie Dunlop, batteria).

2) Morandi si riferisce alla mostra nella città di Siegen, che gli dedicherà una personale con diciannove dipinti e tredici acqueforti alla Haus Seel am Markt, conferendogli il Rubenspreis per la pittura.   
3) Morandi si riferisce ad una serie di cinque dipinti, eseguiti nel 1961, in cui si ripete il motivo della casa che spunta da dietro gli alberi. Nello specifico, il dipinto di cui parla nella lettera, è il paesaggio appartenente al Museo Morandi ("Paesaggio”, olio su tela, cm 50,5 x 30,5, 1961), parte di un gruppo di quaranta paesaggi, che dal 1959 al 1963, rappresentano il vertice dell’espressione pittorica dell’artista."






venerdì 1 aprile 2016

Tutto l'anno in una vetrata: aprile





Con i giorni lunghi al sonno dedicati /il dolce aprile viene/ quali segreti scoprì in te il poeta/ che ti chiamò crudele/ che ti chiamò crudele./ Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi/ dopo fatto l'amore/come la terra dorme nella notte/ dopo un giorno di sole/dopo un giorno di sole... (Francesco Guccini, La canzone dei dodici mesi)



"Aprile è il più crudele dei mesi...": è la frase, ormai nota, che apre "La terra desolata" di T.S. Eliot.
Tutt'altro che crudele è, invece, l'Aprile  raffigurato nei Cicli dei Mesi medioevali, come quello che ho scelto per il calendario di quest'anno.
Nei colori sfolgoranti  della vetrata, realizzata nel primo quarto del XIII secolo per il deambulatorio sud della Cattedrale di Chartres, Aprile si presenta così:


Eccolo qua: un giovane uomo sbarbato che regge nelle mani due germogli che sembra abbia appena colto dalle piante che gli stanno ai lati.
Vestito con una lunga tunica e coperto da un mantello per ripararsi dagli ultimi freddi, Aprile appare come un elegante signore che si è messo in posa, in una posizione rigidamente frontale, per ostentare meglio i primi fiori della primavera.
Un'immagine che  ben si accorda con l'etimologia del suo nome, sia che - come vogliono alcune fonti - derivi dalla parola greca aphròs, la schiuma da cui sarebbe nata Afrodite, dea della bellezza e dell'amore, protettrice ideale del mese in cui inizia la bella stagione.  
Sia che - secondo un'altra interpretazione - sia legato al verbo latino aperire, aprire, che allude allo schiudersi dei boccioli dei fiori e delle gemme degli alberi.
In ogni caso,  la rappresentazione del giovane Aprile,  nei colori smaltati della vetrata, diventa una sorta di raffigurazione iconica, quasi lo stemma di un'araldica immaginaria e senza tempo, che incarna il simbolo del risveglio di una natura che rinasce  in un ciclo che, ora come allora, immutabilmente, ogni anno ricomincia.